这部电影最大的问题其实是年轻导演都会犯的一个毛病:用力过猛,形式太过于大于内容,或者说内容过于单薄故而显得形式复杂。
它围绕着“电影”-“舞台剧”-“现实”建构了一部青春物语。
从舞台剧层面,它以一对少女时期的朋友将要分别为起点,即B要离开这个地方,A则不想和B分开,要么B留下,要么A跟着B一起走。
这种分别实际上是用来表示青春期对外在世界的一种不满,比如舞台剧里不断出现“这个地方没有意思“,“这里的人很无聊”,“这个国家出了问题”,好像自己才是有趣的那个,但是他也不否认自己本质上也是一个空心人。
在舞台剧外的现实层面,舞台剧导演(也是电影导演)大松不断要求女主角要表演得有活力,表现出生命意义,尽管女主角一再觉得这种表述很抽象,但本质上是她“演技太好了”、“很认真地在演戏”,因而这部电影还是在讲所谓青春叛逆的活力那码事。
而舞台剧中,A试图把B留下的举措是使B成为“共谋”——当男朋友C和朋友B并不配合自己上演3P戏进行肉体连接后,她选择和B一起杀掉C,当然这没有阻止B的离开。
B似乎并不在意一起杀掉C,也坚信A不会说出去。
吊诡的是,舞台剧关于“B要离开”这一话题就停止了,“C死了”造成的悬疑案尽管在后续后文反复提及(“警察来找过你”),但全部被女主角A“我好不幸福”一系列同语反复文本吞得一干二净,里面所有出场的人物似乎天然都没有道德包袱,好像青春就是对的,世界就是错的。
片子强调每个人都必须被尊重(我们的个体生命都是一个小宇宙那什么台词我看的都想死),但影片中的每一个角色都是一个模子刻出来的:在日本某个小城镇,无聊、空虚、自大、自嘲。
电影中的现实也在表达同一个意思:因为“大人们”商业上的考量导致舞台剧无法上演,于是这几个演员想尽办法在本来预定好表演的当天冲进剧院,面对空无一人的坐席开心地演出。
简直离谱。
大松尽可能地用花里胡哨的技法(第四堵墙、长镜头等等)想要让这部片变得“有趣”,但根本没法遮蔽表达的肤浅。
它有日本电影惯有的青春主题,肉眼可见地受到寺山修司、园子温(东京嘎嘎嘎)等等这批导演的影响,用那种撕裂式的,迷茫式的,有点目中无人但又自弃的方式,但又没有丝毫进步性,甚至它的形式都不如和它表达同样主题的二十多分钟短片《就这样,我们把金鱼放入了泳池》。
也就是说,你看了这部电影后,不会跟电影里面的任何人产生共鸣,哪怕你跟他们是同龄人。
或许在某些时期,可能十几岁将近二十岁的时候,会觉得这种形式非常前卫、实验,但是很快就会发现这种东西没有价值。
它只是简单地把青春与外界做了一个喧闹的二元对立,除此之外没有任何东西。
它想用一种前卫的方式,但表达的东西却很传统俗套,甚至说那些技法其实也并不新了。
它让人厌恶并不由于青春本身,也不是青春叛逆或是对它的表达之类,而是这个导演竟然要拍这种东西,是导演本身这种创作意识在影片中的强烈出现和肤浅让人反感。
简而言之,一种无聊的自我欺骗。
一镜到底:时间的凝固与流动松居大悟的《冰淇淋与雨声》以74分钟一镜到底的拍摄手法,将青春的热烈与虚无编织成一场视觉与情感的实验。
长镜头既是技术挑战,也是叙事核心——它既凝固了排练到演出的线性时间,又通过空间调度实现了时间的跳跃式流动。
演员穿梭于公寓、街道、剧院之间,镜头如幽灵般游走,将几周的排练压缩进一场“即兴”的连续表演。
这种手法既呼应了青春期的混沌与无序(“时间在流逝,我们却原地踏步”),也让观众被迫直面角色情绪的连贯性与破碎感。
然而,长镜头的意义不止于炫技。
当镜头跟随女主角森田穿过走廊、推开门的瞬间,场景切换与时间跳跃被无缝衔接,现实与戏剧的界限悄然溶解。
正如导演所言:“一镜到底是现实与电影永远无法实现的奇迹”,它既是对传统蒙太奇的叛逆,也是对青春“不可逆性”的隐喻——每一步都是唯一,每一次选择都无法撤回。
---虚实边界:画幅与身份的暧昧游戏电影以画幅的伸缩作为区分“现实”与“戏剧”的视觉密码:16:9的日常排练与2.35:1的舞台剧场景交替出现,仿佛在提醒观众“此刻是表演,彼刻是生活”。
但这种提醒本身却是虚晃一枪——演员以真实姓名出演角色,导演本人客串剧中导演,戏中戏《Morning》的台词与排练者的心声重叠,形成三重嵌套的叙事迷宫。
更微妙的是,当演员直视镜头喃喃自语时,第四堵墙的打破不再是一种间离,反而成为情感的共振器。
观众被迫直面角色的困惑:“我不知道什么是现实,但这样很有意思。
”这种暧昧性在结局达到高潮:空荡的观众席与雨声般的掌声交织,舞台剧的失败与青春的胜利在此刻合二为一。
冰淇淋的速朽与雨声的短暂,最终被凝结为一种永恒的“中间状态”——既非纯粹的现实,也非虚构的幻梦,而是青春独有的、虚实交错的诗意。
---中二与虚无:青春的双重面相影片的争议性恰恰源于其主题的撕裂感。
一方面,MOROHA乐队的说唱以近乎暴烈的节奏嘶吼着“饮下亿万滴眼泪,化作决心吐出”,将少年的热血推向极致;另一方面,戏中戏《Morning》的剧本却充满虚无主义的底色——弑母、背叛、逃离小镇的绝望,与现实的“无观众演出”形成残酷对照。
这种矛盾正是青春的缩影:中二的激情与虚无的底色并存。
正如女主角森田在排练中反复质问:“改变世界的革命在哪里?
”答案或许藏在乐队的一句歌词中:“梦想是否实现不重要,追逐的过程已让人生熠熠生辉。
”影片拒绝为青春提供标准答案,而是以近乎笨拙的姿态拥抱其复杂性——热血是真实的,徒劳也是真实的;反抗是必要的,失败亦是必然的。
---形式与内容的辩证:一场未完成的实验《冰淇淋与雨声》的缺陷与魅力同样鲜明。
批评者指责其形式大于内容,台词流于空洞(如“所有人都是无聊的”),角色的愤怒缺乏深层动机。
然而,这种“粗糙感”恰恰与青春的本质相契:未经雕琢的呐喊、未完成的剧本、排练中的走音与错位,共同构成了一种“活着的证据”。
导演松居大悟的野心或许不在于讲述一个完美的故事,而是通过形式实验捕捉青春的流动性。
当镜头最终定格在空荡的舞台,雨声如掌声般倾泻而下,我们看到的不仅是六个少年的谢幕,更是所有人在成长路上必经的仪式——即便无人喝彩,也要将热情烧成灰烬。
---结语:在速朽中寻找永恒《冰淇淋与雨声》是一封写给失败者的情书。
它用冰淇淋的融化隐喻青春的短暂,用雨声的喧嚣替代缺席的掌声,最终在虚实的裂缝中完成对“存在”的确认。
正如片中那句台词:“时间会湮灭一切,但这份热情可以被保存。
”当银幕暗下,我们或许会想起自己曾为某个“不可能”的梦想奋不顾身的时刻——那一刻的笨拙与纯粹,正是青春最动人的遗产。
假如你辛苦排练很久的节目最后被取消,没有任何挽回的余地,你会怎么办?
会不会依旧想要完成表演,即使观众席空无一人?
shatsu向两个人问了这个问题,回答说毫无意义的,是我妈妈。
而青春期的妹妹却说,这不是很棒吗?
仅仅从这两个回答里,就能稍微感受到青春的态度吧。
提这个问题,是因为今年最特别的青春片,它有着很好听的片名:《冰淇淋与雨声》。
故事发生在2017年3月,小镇里即将上演一出舞台剧。
出演的是通过试镜选出的6名少年少女们,但在开演前一周,这场舞台剧被迫中止了。
他们即将登上舞台的梦想就此失去......以初次排练为开始,电影全篇用一镜到底的方式表现了一个月内发生的青春群像物语。
最特别之一:华丽的形式全片74分钟一镜到底,没有cut、没有剪辑,光这一点就是最大的噱头。
一镜到底,需要导演对镜头的调度流程和演员走位精心设计,拍摄前要经过多次彩排、练习,拍摄过程中工作人员的全力配合,对演员的演技也是严格的考验。
错一点就要从头再来,如果多次NG,不止精力在燃烧、经费也在燃烧啊。
敢挑战一镜到底的导演,都是有两把刷子的勇士。
《冰淇淋与雨声》(下面简称冰雨hhhhhhh)的导演松居大悟却否认了这是炫技,而是一种“只能这样拍才行”的执念。
电影要拍的是被中止的舞台剧,而舞台剧从拉开帷幕到结束之间是不会停止的,还有比一镜到底更合适的拍法吗?
技术性的东西普通观众可能不太敏感(shatsu看了十几分钟才觉得有点不对劲),真正让它特别的,是观感。
将舞台剧的台词和真实对话无缝衔接,用画幅的宽度改变提醒观众:哪些是戏、哪些是真。
一开始,我们还能从剧中排练的指示明确划清界限,随着剧情发展,一个击掌、一个抬头演员就能在入戏和出戏之间跳转,观众也渐渐搞不清“戏中戏”里的现实与虚构。
不仅是迷失在虚实之中,一个长镜头展示一个月时间的流逝,字幕的提示、演员情绪的转换,连时间的概念也一并模糊起来。
本片的音乐制作更是将电影的复杂程度加上一层,直接由RAP组合MOROHA在镜头里、在演员们的旁边现场献唱,有时甚至会有眼神互动,宛如LIVE现场。
就像戏剧中的歌队(一般是合唱团),通过唱词给剧中的场面增加动力,为剧情设定整体情绪,仿佛在提醒观众:这是一场戏。
这一点,正是导演松居大悟的本意。
身兼电影导演与戏剧导演的松居大悟想要拍的,是一部介于舞台剧与电影分界线上的作品。
最特别之二:这个导演很热血作为“冰雨”的导演和编剧,1985年出生的松居大悟给电影带上了属于他个人最大的标签“年轻”。
制作这部电影的契机很苦涩,和剧中人物一样,现实生活中松居负责的某部舞台剧被中止了。
他将感受到的不甘心、难过和气氛诉说给了MOROHA的成员Afro。
听完这些抱怨后,Afro问他:“你现在的心情,过了半年、开始新的工作之后就会忘记了。
这样真的好吗?
”如果不为现在的心情做些什么,以后一定会后悔。
仿佛如雷灌顶一般,松居决定立刻以”舞台剧被中止“为主题制作一部电影。
“冰雨”中,松居大悟也本色出演了舞台剧导演这一角色。
电影中有这样一幕,大家被负责人告知因为惨淡的预售情况,舞台剧被迫中止的消息后,一个一个失望的离开练习室。
女主角拉住了导演,哭着问他为什么会这样,没有其他办法了吗?
导演只是不耐烦地表示自己也没办法,转过头就走了。
这里的松居导演,或许就是现实生活中那个没办法为自己作品争取机会,只好选择妥协的“大人”。
他是戏剧届、电影界的希望之星,也是没有那么多人脉资本的新人,远称不上有话语权。
三十几岁的年纪又必须考虑到现实,不得不放弃一些事情。
所以他将反抗的重任交给六位主人公,给不甘心的自己一个交代,创造出最后的《冰淇淋与雨声》。
最特别之三:目光如炬的少年少女选角阶段仅仅只花了四五天就募集到了约400人,最后8名青少年脱颖而出。
甄选条件不看演艺经历,只相信眼睛里的光束。
电影中他们都用本名出演角色,又用本名出演戏中戏的角色,人戏不分,最大程度在镜头里展现自我。
饰演女主角好友的田中怜子完全没有演戏的经验,因为一腔热情,从大阪坐车来到东京参加甄选。
为梦想背井离乡的经历激发了电影主题曲「遠郷タワー」的创作,也是电影中不可缺少的角色之一。
在所有角色当中,女主角的戏份最重,几乎没有离开镜头的机会,可以说观众就是从她的视角进入电影的。
你可能会不记得其他人的名字,但一定忘不了女主角森田想。
她没有特别漂亮的脸孔,却有作为主演的压倒性魅力,从头到尾保持充沛的情感。
排练时与导演对演技的理解产生矛盾后,森田想走到窗边叹气的侧脸,有种苍井优的感觉。
这是电影中为排练精疲力尽的森田想。
她独自练习台词,然后出其不意地直视镜头、直视屏幕前的观众,带着冷笑。
这是舞台剧中漠视人生的森田想。
和伙伴们一起闯进剧场被抓个正着的时候,她带着哭腔大说出舞台剧里的台词:“我们都是个性不一的小宇宙啊”这是电影中的森田想,还是舞台剧中的森田想,又或者是同样渴求一个机会的、现实生活中的森田想?
这群少年少女都是十八九岁的年纪,为这部电影注入了青春最鲜活的力量。
无法停止的青春电影临近尾声,舞台上的六个人站成一排,观众席空无一人。
那一刻他们是什么心情?
作为观众的我们又是什么心情?
松居导演说,世上绝对存在无法用语言来表达的感情。
“冰雨”就是这样一个复杂的生命体,让青春迸发出强大的生命力,于是见证一切的你哭了。
像MOROHA唱出的歌词一样:时间啊 时间可以解决一切失恋、屈辱、后悔 全都会在时间中得到解决以前也是这样过来的憎恨、疼痛、苦楚甚至连有过的梦想、嫉妒过的对象、无法转交的思绪时间都会一一解决 将它化为乌有这样就好了 这样就放下了但是我 果然还是不想这样 还是不愿这样因为那些东西都是属于我的因为再坏再不堪也是我的一部分人为什么无法忘怀青春的记忆,无法忘记年少时燃烧生命一般的热情,因为那才是最初原原本本的自己。
没有人永远十八岁,但永远有人十八岁。
--首发自公众号 shatsu东京时间
深夜兼职时间还剩倒数三分钟当我脱下了土气的工作服时在想年中无休全天一人上班制要持续到何时看不到未来 所以感到不安看不到未来 所以也因此得救但我其实能感觉到那令我感到作呕的平凡未来那样也不坏嘛 我还没强大到可以说出这话真是太糟糕了 我也没有想过这么说不断重复着无可奈何的选择每天的时间在无情地流过没有理由般地留下一行眼泪这条街正在观察着我因此强迫自己挺起胸膛看着东京的摩天大楼有一种过于天真的幻想我才不会输给正俯视着我的大楼很好 真的太好了抛弃了故乡 抛弃了那条街道甩开了曾紧紧牵住的手 真是太好了我必须要学会这么说很好 真的太好了抛弃了故乡 抛弃了那条街道甩开了曾紧紧牵住的手 真是太好了我必须要这么说爸爸 给您添麻烦了 对不起妈妈 让您担心了 对不起我过新年的时候不打算回家了因为我没有任何一件好事可以挺起胸膛告诉你们只倒数十下 人生是不会结束的在那之后还有十一和十二我全明白的但请稍微包容我一下吧因为放弃这件事是我憧憬了很久的啊我想我最后终究会到达那里那是能够直面冰冷现实的人才可以说出的话我想我暂时还没有那个资格吧于是我现在绝对不会放弃自己的梦收集废品的垃圾箱并不在我的心里最后时刻我一定要笑着面对不 不对我要从现在开始笑到最后很好 真的太好了抛弃了故乡 抛弃了那条街道甩开了曾紧紧牵住的手真是太好了我必须要说出口很好 真的太好了抛弃了故乡 抛弃了那条街道甩开了曾紧紧牵住的手 真是太好了我必须要说出口很好 真的太好了抛弃了故乡 抛弃了那条街道甩开了曾紧紧牵住的手 真是太好了我必须要说出口
虽然电影节还没有结束,但这部电影却是遇到的一份惊喜,很可能是最大的惊喜。
观影过程也同样精彩,坐我旁边的小哥哥开场不到十分钟愤而离席,另一侧的友人早已被镜头晃晕,而我,沉浸在这个中二气息浓厚的美妙梦境里热泪盈眶。
在短暂的71分钟的时间里,所感受到的艺术体验确丰富多彩。
像是在看一部关于舞台剧演出的电影,又像是看一部关于话剧排练的纪录片,再或者像是看一部影像化全景式的舞台剧表演。
这重重的梦境交织在一起,打破了艺术门类之间的壁垒,带来了实验性极强的迷人色彩。
电影 当然,这是一部彻头彻尾的电影,手中的电影票可以坚实的证明这重身份。
“戏中戏”的设计也极其巧妙,将话剧的内容和排练中的演员交织在一起,通过不同画幅的转换,编织了一出情绪饱满连贯的戏中戏。
梦想啊失落啊,故乡啊逃离啊,所有悸动得的偏执的属于青春的姿态,这里都有。
纪录片 当女主角打破第四堵墙面对镜头说话的时候,当男主角怔怔地直视着前方与我的目光相触的时候,一种纪实的质感铺面而来,仿佛是一群舞台剧演员在排练过程中的种种情绪,被我在银幕上观看者捕捉着。
在加上晃动的一镜到底的设计,这种真实粗粝的质感越发强烈
舞台剧 这是一部将舞台剧的电影,但为什么不能说是一部舞台剧呢,一部“影像化全景式的舞台剧”。
这个蹩脚的名字是我胡诌的,但在这部电影中似乎看到了一种更广阔的的戏剧可能。
现在的我们有“大型情景舞台剧”,有“浸入式戏剧”,那是不是也有一种可能,能够坐在剧场里,看一出中心舞台与剧场外实景(影像拍摄)相交的戏剧呢,打破剧场和置景对戏剧的限制,用把戏剧带入更广阔的维度。
就在结尾,银幕上六位主角在谢幕的那一刹那,我仿佛感觉自己置身于剧场当中,刚刚看完一场情绪饱满的话剧表演。
从这样新奇的体验中,期待着未来的更多可能。
另外: 非常值得一提是MOROHA的音乐,虽然不甚了解,却意外的很受感染。
这种歇斯底里地呐喊和青春的气息非常契合。
也正由于这种中插的音乐,更加强化了影片带了的舞台剧质感,仿佛在看一场孟京辉式的先锋戏剧,
现实 查询影片资料的时候发现,现实中的演员名字正式影片中所用的名字,同时也像影片中戏剧导演所说的“要在排练的舞台剧中用你们真是的名字”。
这重重的交互,暗含着艺术与现实的互文的关系,更加令人着迷。
电影、纪录片、舞台剧、现实,四重梦境共同营造了一场美妙的艺术体验。
在这样一趟电影旅程中,艺术的壁垒和隔膜被打破,引导着我们去探索无限的新的可能。
冰淇淋与雨声,简单直白的名字,中二病的气息扑面而来;剧情也是干脆利落:讲的是小镇里即将上演一出舞台剧,出演的是通过试镜选出的少年少女们,但是这场舞台剧中止了......在意剧透的朋友可以安心了,导演(富有深意)大大咧咧的把故事梗概打在大屏幕上,当然这跟“多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。
”的开头差不多一个意思:人总归是要死的,但生活还得好好过,是吧?
电影画面是从一个对着镜头说唱的大叔开始的,歌词关于时间和逝去的青春。
然后是舞台剧的导演讲戏的环节:故事的开端是朋友要搬离这个小镇,讲述痛苦的回忆,人物的挣扎,目的是描绘青春期的疼痛。
接下来随着画幅的拉宽,电影正式进入了剧场模式(少年少女们排练戏剧的镜头)画幅的切换贯穿了整部电影,作为电影中发生的事和电影中的戏剧里发生的事之间的界限,在切换的多次重复后,这个界限逐渐变得模糊,作为观众一不留神就被带入不同场景中的表演。
加上演员们透过屏幕直接对着观众的视线和独白,进一步淡化了观众和屏幕的边界。
你我是在和电影中的演员看着同一场舞台剧,观众被拖入与电影中的现实那个维度。
所谓剧场效应,在现实生活中表现为,人们习惯通过一个画面隔开一段距离去观赏别人的喜怒哀乐,生活被戏剧化,本身成了一座大剧场,人既观剧,亦被动演剧,在不自觉状态中被彻底异化,抛出了自我,生活于别处,人们的生活处于佛教所说的“依他起性”的状态而没有自性。
作为梦的延续,被选中的少年少女们意料之中的上演了一场硬闯话剧场的大戏。
记得某个伟人说过“梦想总是要有的,万一实现了呢?
”,导演的套路还真的是母猪带胸罩,一套又一套啊。
虽然说在所有令人绝望的结局中,“幸福的结局”是最最令人绝望的结局,还是让人忍不住的想看一眼梦实现了的模样。
同时,让观众去回溯,如果舞台剧最终没有上演的预设被打破,那么历经的这一切会不会有完全不同的意义。
如同,早已分手的恋人和多年的老夫老妻去回想从初见到相爱的点点滴滴。
然而,强撸的春梦不甜。
当你踌躇满志的踏上舞台,发现面对的是空荡荡的观众,所有注视的目光,赞赏的掌声全都来自你自己的想象。
如同某人死了,却不愿意死去,他不断归来,刺痛着生活的鼻息。
如同哈姆雷特的父亲,活死人的归来是为了提醒活着的人去清偿未完成的债务。
梦想的第一次死亡是被现实撂倒,梦想的第二次死亡是被我们亲手掐死,这时候梦想才真正死去。
原发布于我的个人公众号:久石乞。
了解一下?
很少粉的公众号:久石乞
说起影史上一镜到底的电影,除了艺术家安迪·沃霍尔的《帝国大厦》外,很多影迷第一时间想到的经典之作应该是索科洛夫的《俄罗斯方舟》,短短100分钟内,穿越俄国两百多年的历史,并且实打实地仅仅是用一个镜头调度出来的,相当厉害。
亚历山大·索科洛夫《俄罗斯方舟》但纵观百年光影,像《俄罗斯方舟》这么出名的“一镜到底”其实并不多,毕竟很少有导演能够一次就拍成功,而假如要反复NG重拍,所耗费的精力与财力都无可估量。
也正因此,某些不像索科洛夫那么“较真”的导演,也会尝试用组接的方式“伪造”所谓的一镜到底。
比如冈萨雷斯·伊纳里多的《鸟人》,看似一镜到底,其实中间有16个剪辑点;再比如希区柯克的《夺魂索》,其实是十个镜头组成的;还有贝拉·塔尔的《麦克白》,是由两个镜头构成。
亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多《鸟人》
阿尔弗雷德·希区柯克《夺魂索》当然,近些年也不乏敢于挑战“一镜到底”的勇士,会偶尔站出来。
比如德国导演塞巴斯蒂安·席佩尔,就曾在2015年拍了部一镜到底长达138分钟的《维多利亚》,拍了三次才成功。
比如日本导演三谷幸喜的《大空港2013》,则以100分钟的一镜到底牵引出整个机场的人生百态。
塞巴斯蒂安·席佩尔《维多利亚》
三谷幸喜《大空港2013》当然,可能很多人还会提到毕赣导演《路边野餐》中的42分钟长镜头,或者《地球最后的夜晚》中长达1小时的长镜头。
但因为这两部都并非一镜到底,在此就不展开了。
而今天我们要深聊的这部电影,来自非常年轻的日本新生代导演松居大悟。
这部新近出炉的日影《冰与雨声》(后改为:冰淇淋与雨声),最初吸引我的便是“74分钟一镜到底”这个技术性噱头。
有颜又有才的松居大悟导演放进影史序列看,74分钟一镜到底可能并不算什么;影片真正闪光之处,还在于那些排演时刻迸发的灵魂火花,虽为日式中二热血,也难免让我想念约翰·卡萨维茨的临场魔力。
而影片中某句歌词也令我一直记忆犹新:“看不到我的未来,我终于松了口气;因为未来平庸到让人反胃。
”
作者| 松原公号| 看电影看到死前阵子,北京温度骤降还下了雨。
在这样的天气里跑去电影资料馆看《冰与雨声》(后改为:冰淇淋与雨声)倒也很衬这个题目。
抱着这样的想法,我满怀期待进了场。
之前,看本片导演松居大悟编剧并执导的《Byplayers》颇感惊艳,也有所耳闻导演前作《安昙春子下落不明》因为较为大胆创新的手法、而收到褒贬不一的各种评价。
《安昙春子下落不明》而今年这部《冰与雨声》则是以74分钟一镜到底的拍摄手法和打破虚实界限的华丽青春群像主题深深吸引住了我。
悄悄观察影厅其他观众,我猜或许大家也都是如此吧?
资料馆的大厅都没有坐得很满,而观众大多数也很年轻,大家几乎表现得像是来见一个朋友一般。
松居大悟的才气也确实在这部电影中展现得淋漓尽致。
正如导演自己在映后的对谈中所言,《冰与雨声》并不太能够被定义为到底是怎么样的电影,而是处在某种“中间状态”,因其模糊了现实与虚拟、电影与戏剧,甚至观众与银幕的诸多边界;然而,也正因如此,这部电影才有了自己的迷人之处,也即成为导演本人想要探求的某种真实。
影片《冰与雨声》展现了热爱戏剧的少年少女为了一次演出努力练习、却在最后被告知演出取消,因而奋起反抗的故事。
在这些年轻人的生活里,戏剧是一件随时可能发生的事情——随时都能进入故事,随时都能进入表演状态。
导演通过画幅的改变,暗示我们什么是在电影中的现实里发生的事,什么是在电影中的戏剧里发生的事。
而我们年轻的主人公们就在戏剧和现实中肆意穿梭,串联起既是现实又是戏剧的双重剧情,推动两个不同故事共同发展。
此外,还有不经意间就会出现的主人公对着镜头喃喃自语的画面,既是展现内心独白,又像是和观众对话。
整部电影的氛围相当自由却不至于令人费解,仿佛是一次对自己中学时代的回忆,相当轻快。
事实上对我来说,在观影过程中能感受到的是三重时空的同时存在。
所谓三重时空,一重是我本人所处的现实,一重是电影中主人公们所处的时空,一重是电影中的戏剧时空;三重时空交相呼应,形成奇妙的观影体验。
在画幅伸展缩放之间,电影中的少年少女直视镜头喃喃自语之时,现实和虚拟的边界就被淡化了。
由此更进一步,甚至观众和银幕的边界也是被淡化的。
假如当天在电影资料馆坐得足够靠前,那么在电影的最后那个场景中——镜头对准站在舞台上的少年少女们,前景是空无一人的座位,简直会产生此刻就坐在空旷的下北泽小剧场中的错觉,正看着舞台上的这群年轻人——多么微妙的感受!
电影作品中不缺少一镜到底的经典先例,而在这74分钟之中,导演却很好地利用长镜头发挥了电影的特质,在镜头的停滞和字幕的提示之间完成时空转换。
长镜头跟随演员,在演出开始前的狭小公寓中来回游走,或旋转,或停留,以此展现演出开始前不同时段主人公们不同的行为与相异的心境。
或者说可以这么理解,在演出最终开始之前,主人公们的日常就是不停地重复排练戏剧的各个部分,在每个时间节点导演截取的只是一种“横截面”,但这种“横截面”却能因其相似性而互相连接,然后再用这个长镜头的“容器”将其装载。
不得不说,还是挺有想法的。
而《冰与雨声》中的戏剧特质,除了主人公们突然地进入表演状态之外,也展现于担当配乐的MOROHA中。
这个只有两个人的音乐组合,包括了负责说唱部分的Afro和负责吉他的UK,在《冰与雨声》中担任了类似于戏剧中“歌队”的角色。
自戏剧诞生以来,歌队就在其中担任着叙事和抒情的双重功能,比如提示情节、暗示命运。
《冰与雨声》中的MOROHA也是如此,用他们一贯以来那种宣泄似的歌声告白主人公们内心理想受挫的愤懑和不知去向何方的迷茫。
从片头开始,导演让MOROHA时不时于电影中出现甚至可以与主人公互动,运用他们的歌声在影片情绪浓烈之处加以渲染,Afro的诉说也与主人公们抗争的心境相得益彰。
电影中加入诸多具有戏剧特质的重要元素,同时又不舍弃电影调度本身在时空转接上的优势,因此在整部《冰与雨声》之中,电影和戏剧的边界也是不甚分明的。
因此,在这两个层面上,《冰与雨声》所展现的就是那一种“中间状态”——模糊了现实与虚拟,也模糊了电影与戏剧。
然而,电影的感情却是再分明不过了,那种似曾相识的少年心气。
因为戏剧是唯一的寄托,所以失去了戏剧就不知道再有什么可以热爱的了,所以不甘心呀,不甘心向往的远方就这么被剥夺了,所以冒着被赶出去、被斥责甚至承担可怕后果的危险,也要溜进剧场,所以就算台下观众席空无一人也要开始表演,因为失去这个就一无所有了。
松居大悟导演在映后说这是由真实的故事改编而来的,这些孩子是真的因为原定的戏剧表演取消了,才会有这部电影作为替代——而松居大悟本人也在电影中“真实地”扮演了戏剧导演的角色。
而在真正的现实中,这些演员也正是怀着对戏剧和表演的热爱才会聚到一起——差不多都是高中生的样子,没有事务所甚至没有正式表演的经历,其中一位还是从大阪来到东京下北泽,甚至做好了要是不成功就坐夜班巴士回去的打算。
也难怪这部电影中的感情会如此真实——这也是虚实之间的又一次互相映衬啊。
电影的背景所在地下北泽,是东京新兴的流行文化区域,也以诸多剧场著称。
不少著名演员就是在此完成了自己人生的首次登台亮相,也是许多热爱戏剧的年轻人寄托梦想的地方。
忍不住会想在《冰与雨声》背后的下北泽,还会有多少类似的年轻人,怀着相同的少年心气,在此奋力一搏呢?
从电影中的青春群像到电影背后,最终又回到电影中,这正是《冰与雨声》构造的“中间状态”的迷人之处。
不过直到映后,我才知道自己一直以来都意会错了《冰与雨声》的含义。
用松居大悟导演的话说,雨声就好像剧场里的掌声,而“冰”事实上应该被翻译为“冰淇淋”,是把他带回到现实中的事物。
将这两种物件并置,正如电影和电影之外的同构,作为题目真是太好了。
能在影院体会到这种模糊诸多边界的“中间状态”,也真是太好了。
本文原标题:被模糊的边界与真实的少年心气——《冰与雨声》及其展现的“中间状态”作者| 松原;公号| 看电影看到死编辑| 骑屋顶少年;转载请注明出处
合作投稿 |[email protected];微信 | kdykds
导演很有想法,一镜到底打破时间界限,新颖地表达了一个记录式的故事,整场电影拍摄完感觉就像一出舞台剧,这也得益于导演多尝试不同表现体裁以及和不同工作的人合作获得的各异灵感。
个人感觉但这部影片的硬伤在于形式大于内容,演员的演技还无法做到快速转换,所以戏里戏外感觉略显僵硬(也有可能是导演故意表现剧中人物的表演功力不足),情绪与思想的输出到位,但是感觉说唱部分太过,不仅接受不了这种揪心的表达,也感受不到他传达的思想。
00:00:30-00:01:00【歌手】时间能解决一切无论是失恋 屈辱或是后悔都能靠时间结局所以我只是吃饭 洗澡 呼吸 睡觉仅此而已然而为什么我为什么你还是拼命想要抓住这份稍纵即逝的情感为什么 为什么00:11:50-00:13:44「正式演出2周前」【歌手】乾杯生日快乐时间过的真快啊 今年我们29岁了说起来之前的聚会 气氛超热烈有人醒过来 发现自己半裸着睡着了很好笑吧但我们真的很幸福了有大大的梦想 有能谈论梦想的朋友虽然没有女朋友 但酒真好喝也不错 也不错我虽然这么想但还是有一件 不算大的事我一定要跟你说聚会结束后回家的路上 突然袭来的空虚感那到底是什么呢那感觉太糟了吧胸口太疼了吧对不起无所谓吧但 我想说的是对不起 朋友 我要出发了居酒屋不是我生活的全部意义你其实也发现了吧还有不得不去实现的梦现实艰难 黑暗 或痛苦但仍比幻想更耀眼认真起来不得了总是比我更认真的你了不起甩掉汗水 擦干眼泪高耸的建筑 樱花凋谢喝光啤酒 时光飞逝在这个小镇上迎接的第六个春天今年一定要怎样 明年一定要怎样一直抱着这样的想法而活都是今天的错不 都是现在的错这么想的人不会有明天从无际的黑暗中 看见光明的未来改变这错综复杂的世界掀起革命 推翻黑暗00:27:50-00:30:15「正式演出1周前」【歌手】2015年的富士摇滚音乐节 是我没能触碰的大舞台说着“我一定会上的”向学校和兼职请了假这都成了最后的耻辱都怪你实力不足为什么 为什么辜负努力我相信了你 却只怪自己太天真我咽下了“懂的人能懂就好了”这句话喉咙唱不出这句话藉口温柔地拍打着肩膀但未来的麻烦它全都不管在鲜红燃烧着的热情的烈焰中落下的一滴后悔的泪水是水 还是油接下来就告诉你们答案留下一句“真的很感谢”我们从此会变得更强曾经是职业棒球卡 现在是工作时间卡曾经追逐梦想 现在被现实追赶闪闪发光的面碗越堆越高职场中的伦理道德比任何都真实不足十平的房间 一支牙刷电饭煲中吃了三天的米饭已经发黄 不堪入口没有积蓄 这样的生活即便如此 在纱窗之外 夕阳依旧耀眼意外的没有停水 虽然会停电但只要有精神在有限的岁月里我想要尽情的享受这被赋予的生命这不是电影或者电视剧所以无法确定走上红毯制作费只有笔和A4纸………….那样的声音 我想听到更多更多梦想不会来到你身边并实现梦想只有努力追逐才会变成现实是否能够实现并不重要只要有梦想人生就能熠熠生辉梦想不会来到你身边并实现梦想只有努力追逐才会变成现实是否能够实现并不重要只要有梦想人生就能熠熠生辉00:36:30-00:38:50「正式演出1周前」【歌手】请不要因为失落而原谅自己和只会哭闹的自己作斗争很无耻这只是为乐说服自己而做的样子吧分析弱点 做出总结 理应比昨天更进一步为什么 是错觉不如说是恰恰相反我一步都没有向前 原地踏步只有时间在流逝绝对不行只有一条非大山羡代莫属 哆啦A梦但我比别人提早变身周五七点在工作抽屉里摆着各种文件好像也没有时光机我不会再和你见面了曾和高中生进行过对歌青涩的气息如此耀眼使我不得不把眼睛眯成了一条线看着这样的自己觉得很悲伤结束之后尽情买醉趁势说了好多大话听好了 所谓现场演唱会天真的高中生 没有一丝乌云你散发的前辈气场使我感到一丝寒冷差点儿感冒饿了一个人瑟瑟发抖的走在回家的路上从零钱里面掏出秘密武器“小手电”用来驱散不安“大手电”用来应付生活哪里不对 我大概是喝醉了就算明天死掉也无妨的十几岁的年轻人惧怕明天 惧怕未来所以才要跳进去 现在立刻喂 你觉得什么才算勇敢喂 你觉得谁更强大00:50:35-00:38:50「正式演出1日前」【歌手】以前 开班会选班委的时候毛遂自荐的我 输给了朋友举荐的人气对手我现在还记得当时向我投来的无数道嘲笑的眼光如果当年用那种眼神看过我的同班同学中现在有人在看这部电影的话请你务必保持那个眼神00:53:40-00:54:34「正式演出当天」【女主】我们 可是拥有个性的小宇宙啊(什么意思啊)但我认为这不是真的(你指什么)别的生命也有自己的个性啊狗有个性 羊有个性就连植物也有个性只是它们没说出来罢了然后有一天 出现了不一样个性的生物它们凝视着能认知时间 艺术 宇宙 科学 语言 数学等一切的具有智慧的人类的知觉感觉到自己难以置信般的渺小00:53:40-ending「正式演出」【女主】所有的音乐都是垃圾所有的艺术都是垃圾所有的演出都是垃圾所有的电视节目都是垃圾所有的体育运动都是垃圾所有的电影也都是垃圾吃的东西也都是垃圾跟什么都没有联系也没有留恋街道四处堆满了垃圾虽然大家在失去的最后一课仍旧渴求希望但这是不存在的十年过后一切化为乌有大家都想听到神的话语但这也不存在大家都像在黑暗中拥有一束希望之光这也不存在【歌手】吸进亿万句叹息 幻化成希望的语句将其吐出饮下亿万滴眼泪 幻化成决心的话语将其吐出历经亿万场风雨 亿万朵花凋零散尽即便如此 也拼上一生一次的生命 绘出生命的色彩吸进亿万句叹息 饮下亿万滴眼泪历经亿万场风雨 亿万朵花凋零散尽即便如此 也拼上一生一次的生命 在心中绽放的花朵 名为火花只要活着 喊出话语拼上性命 绘出生命的色彩【女主】就算说要绘出生命 却什么也画不出来拼上性命做出来的东西 但什么也改变不了后来者会让先者被渐渐忘却时间会湮灭一切但是这份热情可以被保存一看到就可以回想起这份热情可以回想起那处风景可以不被任何人发现可以出演这场舞台剧可以燃烧这个剧场可以把烧毁的剧场修复如初无论做什么 都不会带来任何改变只是徒增恐惧希望为零时间啊 时间可以解决一切失恋 屈辱 后悔 全都会在时间中得到解决以前也是这样过来的憎恨 疼痛 苦楚甚至连有过的梦想 及度过的对象 无法转交的思绪【歌手】时间都会一一解决将之化为乌有这样就可以了 这样就放下了这样应该就好了 但是我还是不想这样还是不愿这样 因为那些东西都是属于我的因为再坏 再不堪 也是我的一部分还给我 还给我让时间带走一切你甘心吗还给我 还给我都还给我
电影结尾时,所有演员站在舞台前,面向观众,就像正式的春节联欢晚会结尾,那样告别。
如果你坐得足够靠前,画面中的前排座椅,会无缝衔接到现实中资料馆的座椅。
这种惬意突破次元壁与视角的时刻,实在是经典的电影高潮时刻。
但是,却被导演打断,画面中的演员结束谢幕,互相庆祝,脱离了戏中状态。
镜头也摇晃起来,介于一种废镜头与花絮间的状态。
或许这就是导演铺垫整场的“我对纯粹的电影和话剧不感兴趣,我关心的是介于两者之间的东西”,戏剧在谢幕后结束,电影在cut后告一段落。
但是不暗下来的废镜头画面却依然直播着演员们的生活,心愿得偿,获得认可,拥抱庆祝。
话剧结束后依然是表演,电影结束后依然有记录。
这种中间状态,需要发挥导演浪漫的人生观来寻找:吃着冰淇淋,便是你的电影高潮,听着雨声,就是你得到的掌声
未来は見えない。それは救え。 ——見えるように見えるように。——dvd出してください。絶対複数買います。——全部捨てて。——ペキン映画祭の翻訳実にクソ。🙃
也就一镜到底值得夸一下了。不过镜头连贯了,情节却是脱节的,或者说几乎没有情节。说上线就上线的“戏精”们演技也很堪忧,以及边上是不是出来吼几句的哥们真的唱得很磨耳朵。
一镜到底属于技术上的尝试 但是典型的日影式咆哮呻吟简直无语凝噎 音乐RAP一响起来就想按快进 然而电影院里没有快进键可以按
原来是日剧Byplayers的导演拍的,同一个脑洞。对空间的运用和想象是在剧场的范畴内,惊喜度一般,跟剧场的纪录片差不太多。此上再匹配真实事件,对我来说(电影和戏剧的边界并没有变的模糊,似乎类似于摄影中的私摄影)暂称为私记录吧。但里面的真实感,(我已经过了中二期了吗)这种中二和热血完全touch不到我哎!可能有新的地方是,真实感代表的一镜到底竟然能做出如此不真实的感觉吗。。。
长镜头+画幅变化+打破第四堵墙+戏中戏+RAP现场伴奏,这部1小时多的电影简直是个宝藏。没想到真是松居大悟导演的。年轻人的迷失和寻求,空无一人的剧院,在现实中横冲直撞,最后还是化作乌有。但是这就是失败吗?时间会冲淡吗?不,“还给我吧”,最后的呐喊震耳欲聋。演员们演得真不错,太不容易了。
00后演技炸裂!导演用了电影的手法圆了他现实生活中没有完成的舞台剧 撒点青春 浇点热血 一盘长镜头大餐齐活儿了!佩服摄影师 74分钟扛着机器忙前忙后 肯定很减肥😝
中二十足的疼痛青春只是表象,甚至是个“垃圾故事”,但在虚拟和现实的边界自由穿梭这个层面上,松居大悟真是灵气十足。可惜没去影院看,不然可以感受一下结尾“舞台剧-电影-现实”三重交织的感觉。
那么尽力想做好的一件事,想历经的青春,想完成的梦想,为什么总会夭折?青春像手里的冰淇淋,那么清甜却终会融化;梦想像窗外的大雨,如此滂沱还是被现实洗刷。可能再也不会这么冲动愤怒,不管不顾冲进剧院登上舞台,表演一场告别。渐渐我们会长成讨厌的大人,但谢幕时请记住我们是被赋予意义的宇宙。
一镜到底中时间推进实属创意。能看到专属霓虹的中二青春也可以说是大胆青春。喜欢女主,长相也好,表演也好。整部电影作为一部舞台剧老看就舒服多了。
时间流转的方式很勇敢
虽然我不喜欢这个电影,但是结尾真好啊,看到结尾后都不重要了。
takeru是和mabo演hellowork的那个男孩,长大了还挺帅的
看到后半部分才注意到是一镜到底片,剪得挺好。倒不觉得用遮幅来切换戏外戏内多余,这样让人看着更轻松。女一演得不错,短发女演技稍逊色。全片败笔可能就是过于频繁的说唱,一开始挺好,看多了有点尬~
酱 勒
最好的地方是结尾喊卡之后还是没关机,日影豪门底蕴。
???
嗯……浪费时间……
。。。这两天晚上我都浪费时间看了个什么东西
拍的真的不错。
一镜到底不新鲜 除了转场有点妙 那个呱燥的演员是什么东西!